A venir : Les Chroniques du Néant, un voyage dans la discographie de Fushitsusha (1989-2003)

C’est un titre bien pompeux, je vous l’accorde. Pas le choix. Et encore, vous n’avez pas lu les textes qui vont suivre ! Très bientôt, je posterai chaque semaine une chronique de tous les albums sortis par Fushitsusha avant le décès de son bassiste attitré, Yasushi Ozawa. Ce sera l’occasion pour moi de réviser celle parue le 29 avril 2012 qui manquait de fluidité, mais surtout de parler plus longuement d’un groupe qui aura marqué mes oreilles au fer blanc depuis plus de dix ans. On m’a demandé à plusieurs reprises de faire un topo, une sorte de guide d’écoute qui remettrait en contexte leur musique. Le problème (?) c’est qu’il s’agit avant tout d’une affaire d’instinct, de sensations tout à fait personnelles.

fushinéant

Haino ne fait pas dans la dentelle. Il possède un style qui lui est propre, et c’est justement là un de ses principaux attraits : pas besoin de prérequis pour profiter (ou non) de son art. Il faut juste aimer les guitares qui font du bruit… beaucoup de bruit, et se laisser emporter par le torrent. Et découvrir la multi-dimensionnalité de son projet connu dans la japanoise qui, étrangement, attire toujours plus de hipsters (Lady Gaga ou la Red Bull Academy, c’est à vous que je m’adresse). En attendant la parution d’un hypothétique vrai bouquin bien documenté sur le sujet, je vous souhaite par avance bonne lecture.

Réflexions sur Keiji Haino (déc. 2007)

En fouillant dans les méandres de mon disque dur, je suis retombé sur un texte dont j’avais complètement oublié l’existence, intitulé « L’électron libérateur ». Premier bloc d’un prétendu essai visant à offrir des clés de compréhension sur l’art de Keiji Haino… Que d’ambition hagiographique ! Dans l’état, il illustre à merveille mes nombreux projets avortés par manque de temps ou par simple découragement. Après plusieurs années passées à prendre la poussière numérique, ce document finit par être publié car malgré ses défauts et possibles imprécisions, il avait fait l’objet d’une mûre réflexion. J’avais 21 ans.

haino_electron

L’électron libérateur

 

Keiji Haino voit le jour à Chiba en 1952. Après une première expérience de groupe infructueuse, il forme le combo free jazz Lost Aaraaff. Alors âgé de dix-neuf ans, il apporte au groupe ses premiers grincements de guitare et met sa voix au profit de mélodies fantomatiques. Fort de cette expérience, il multiplie les projets, fonde Fushitsusha en 1978, trois ans avant de lancer sa carrière solo avec Watashi Dake? (1981), son premier LP. Il explorera alors tous les sons possibles et révélera sa passion pour The Doors, Blue Cheer, mais aussi pour toutes ces musiques féodales qui hantent l’esprit de son jeu. Il demeurera parmi la musique toute sa vie, de ces premiers pas à seize ans dans un groupe de reprises des Raveonettes jusqu’à ses projets plus récents ; jamais figé, recherchant toujours l’évolution, l’innovation, sa brillante carrière solo continue encore de fasciner bon nombre d’amateurs. Du haut de sa cinquantaine bien mûre, il continue de vouer son âme entière à son art à lui, imperturbable.

De l’ombre à la lumière

Comment définir Haino ? La personnalité de cet artiste est profonde, mais on tend à le catégoriser. So, Black Is Myself… Pourquoi cet amour prononcé du noir ? Il semble lui-même n’être qu’une ombre. Personnage mystérieux à l’apparence antéchristique et hermaphrodite, il questionne les sceptiques. C’est bien connu, l’inexplicable, le surnaturel, l’inconnu perturbe l’esprit humain, on cherche à rationaliser son comportement par des connaissances établies afin de restaurer l’équilibre dérangé par des données dissonantes. Cependant, Haino ne se limite pas simplement à donner une image de lui-même ; celle-ci donne des indices sur son caractère, son point de vue, sa pensée. Haino reflète à l’extérieur ce qu’il est à l’intérieur, ainsi que les perspectives qu’offrent sa perception de l’outil sonore. Car Keiji Haino se définit surtout par son art, pure déstructuration de la musique.

Avec le monde sonore, couleurs et formes sont la base de notre perception. Ces trois données sont au cœur d’une même réflexion : la musique ne se percevrait que comme des sons maîtrisés par une pratique théorisante se basant sur les accords et les gammes, les cours et les partitions. Ainsi a-t-on donné une forme à la musique, chromatisé ses énergies et béatitudes. Il n’est donc pas anodin que Haino choisisse d’abord de retirer la couleur, c’est-à-dire les sensations bloquées dans une sphère liberticide, avant de tenter de changer la forme, ou proposer une nouvelle lecture de la musique. L’artiste a constamment conceptualisé le but de la musique concrète (travailler le son brut) en s’affairant à déconstruire les instruments, faisant vrombir une vielle à roue comme une guitare électrique et sa guitare électrique comme une déferlante de bruits. Un projet colossal qui débute par la mise en avant d’une couleur, qui n’en est pas une : le noir. Pessimisme, violence, mort ? Absence de couleur, néant ? Il s’agit là de ne pas se méprendre sur le but précis d’un tel choix. Si Keiji Haino se drape de ténèbres, ce n’est pas pour plaire aux fans de black metal. C’est par pure continuité conceptuelle.

Lorsqu’il se charge de retirer la couleur à la musique, il explore à fond le chromatisme d’un mode pour mieux s’adresser à nos sensations. Il fait tout virer au noir le plus profond. Les notes s’étirent, se contractent, ne s’épuisent jamais ; elles résonnent comme dans un choeur de cathédrale en ruine. La voix apparaît, fantômatique, presque gothique ; souvent de longues plaintes donnent naissance à des vociférations spasmiques. La musique atteint un état de transparence, sans perdre sa vie, sa puissance ou sa beauté : elle atteint un état éthéré, incolore, comme surgissant d’un puits sans fond, un tonneau des Danaïdes sur lequel on tendrait l’oreille, stupéfaits que de rien puisse jaillir un peu de tout. L’écoute attentive est essentielle, le deep listening de Pauline Oliveros trouvant un écho chez Haino.

Changer la forme ne nécessite pas moins de travail dans cette démarche extrême. De manière générale, la musique expérimentale est multiple et offre des déconstructions plus que palpables. Elle est concrète et immédiate. L’histoire de la musique ne manque pas de pionniers en la matière. Captain Beefheart aura donné ses lettres de noblesse à ce que l’on appelle le freeform : la forme d’expression libre, sans limite, si ce n’est celle du blues dans laquelle elle se développe. Nous ne sommes pas si loin de l’harmolodie d’Ornette Coleman, grand pape du free jazz. Glenn Branca redessinera dès 1981 les contours de l’instrument appelé guitare électrique, en l’employant dans une optique classique ; non pas dans le sens que lui donnerait Yngwie Malmsteen, consternant de technicité pure, mais à la recherche d’un nouveau type de symphonies modernes. Que fait Keiji Haino ? A l’instar de Derek Bailey, il improvise, expérimente, retourne dans tous les sens le jeu de guitare, mais aussi celui de tout autre type d’instrument passant à sa portée. Il pousse l’improvisation libre aux limites de ses capacités, comme en témoigne l’enregistrement de 1982 avec les Doo-Dooettes et un certain Rick Potts. La folie est plus qu’au rendez-vous. Les structures s’emmêlent, cherchant à créer du neuf à partir d’un grand vacarme organisé.

Malgré tout, les formes de la musique sont multiples dans leurs contours, et Haino l’a bien compris. Quand il s’attaque aux structures mélodiques, il fait la lumière sur un autre univers sonore. Dans le sien, la dissonance est impératrice, tout autant que le silence. Solitaire, il en use comme base de son brut sur laquelle sculpter du neuf. En groupe, sa démarche peut prendre une envergure formidable. Avec Aihiyo, ses idées sont calquées sur du matériel existant, les reprises de diverses chansons sont limitées. Dans sa formation la plus connue, Fushitsusha, il installe durablement son art comme un discours récursif et parvient à opérer une vraie magie sur le son.

Un fragment d’universel

Techniquement, Haino ne se contente pas de donner des grands coups de mediator dans ses cordes. Sa guitare, tout comme sa voix et tout autre instrument qu’il utilise en extension de son corps ne considèrent pas le son comme une fin, dans toute sa non-forme, sa non-couleur et son non-sens. Du négatif du terme, en émerge un kaléidoscope d’influences, des musiques féodales au blues du Mississippi. Keiji Haino fait naître sa musique de la même recette : les ingrédients ou la préparation peuvent varier, mais sa démarche est toujours quasi-identique. Il peut ainsi brouiller les pistes avec un patchwork de sons traditionnels, comme en témoigne son premier album. L’ambiance n’est pas à la saturation. Les expérimentations orientales révèlent la nature troubadouresque, bien que noire, d’un soliste maniant une Fender comme un koto. La rythmique des morceaux fait écho aux contes et légendes rapportées par les anciens joueurs de luth, avec ce morceau de bois qui faisait l’originalité agressive du son – pour des oreilles occidentales tout du moins. A ce jeu, la guitare prend la clarté de la voix du conteur et oscille entre diverses racines blues. Cette vision se retrouve partout dans son jeu guitaristique, depuis Affection (1992) jusqu’à Black Blues (2004) : entre les différents albums, la force de cet artiste se démontre par sa capacité à renouveler l’expérience de façon différente.

Évidemment, ce jeu n’oublie pas de se teinter d’une portée religieuse. Bien qu’antithétiques au zen et au calme souverain de Bouddha, ses exploits scéniques ecstatiques sont souvent précédés d’un calme avant la tempête, un univers plus intimiste, emprunt de contemplation. Méditation, recueillement, solitude : une foi musicale loin de tout précepte dogmatique. Du simple musicien itinérant, Haino se tranformerait en une sorte de Hoïchi sans oreilles, interprète de ses propres légendes au sein d’un temple. Une ombre parmi les ombres d’un manoir délaissé par un clan, esprit errant d’un temple-écho à l’impression de vide fantastique.

Décliné en groupe ou collaboration musicale, un tel caractère ne peut qu’avoir une influence majeure. Il est certes intéressant de travailler seul, mais quand on cherche à diversifier les timbres dans une optique plus large, à ouvrir littéralement ses idées sur une autre échelle, la synergie de plusieurs éléments est un bon moyen de d’accoucher de nouvelles sonorités. Dans le cadre de l’avatar Fushitsusha, le but de la formation est avant tout la compréhension de la démarche d’expression libre, qui ne doit être déterminé en aucune sorte par la pratique usuelle : en ce sens, la technique est largement mise de côté. Seule la cohésion des sons compte : vitale, elle est au cœur du projet. L’artère principale de ce protoplasme est son approche libre, où l’énergie est captée puis relâchée par les sons à leur place respective. Malgré son esthétique rock, Fushitsusha possède l’essence jazzistique d’un Sonny Sharrock, tout en gardant comme base la notion de souffle. L’improvisation est un exercice nécessitant des idées claires, un calme olympien, la respiration se doit d’être calme. Elle est le poumon qui cimente les structures des compositions. Le concept harmolodique de Coleman prévaut. Ce rock modal empruntant ses idées tantôt au blues, tantôt à la musique japonaise, pose plusieurs questions : peut-on cautionner des artistes dont la valeur ne repose absolument pas sur la technique, mais sur la capacité d’écoute et de symbiose ? Des autodidactes proches de l’art brut sont-ils capables d’évoluer ?

Tout est une question de point de vue. Pour l’auditeur, tout semble déstructuré et faire beaucoup de bruit pour rien. Le résultat n’est pourtant pas un hasard. Les débuts de Fushitsusha s’effectuent sur un terrain moins glissant, moins chaotique. Mais l’ensemble reste concerné par les grandes lignes de la musique free. Chacun est libre de faire ce qu’il veut, s’il écoute les autres et participe à l’effort de création collective. C’est le collectivisme nippon à l’échelle musicale. On recherche les sons à exploiter individuellement, on en fait le tour sans pour autant jouer dans son coin. Au Japon, une célèbre école d’art enseignait cette Voie du Son à de nombreux jeunes musiciens japonais, comme autant de disciples d’un dojo singulier. Les différents membres de Fushitsusha ont tous ce point commun : l’apprentissage par autodidaxie. Car pour trouver du nouveau sans se passer de l’authentique, l’inconscient ne doit pas mécaniser les mouvements, ni figer la recherche qui doit rester active. Que peut donc bien lier le trio protéiforme, si ce n’est pas la technique ? Keiji Haino base les compositions du groupe sur la respiration, fondement des atmosphères électriques, des accélérations rythmiques, des festivals de sons et bruits. Les échanges et relations entre musiciens s’accordent ainsi de manière tacite, sur une toute autre donnée que la pulsation.

Dans la théorie, cela fonctionne, mais en pratique ? Fushitsusha semble être parvenu à conserver cette ligne directrice dans le temps, à travers différents membres dont le célèbre Yasushi Ozawa. On peut essayer de retracer le parcours de cette entité via la discographie officielle. Les premiers temps, la mélodie suit le schéma blues sans s’y conformer ; on écoute les premiers live avec une impression de Black Sabbath no wave. Jusqu’en 1990, les concerts se baseront sur des thèmes et des soli rageurs de guitare, comme si les Rallizes Denudes jouaient sur un tempo ralenti ; une première incarnation qui atteint la perfection sur le double-LP live de 1989, première sortie officielle sur PSF. Le début des années 1990 marquerait un changement dans les objectifs du groupe, comme en témoigne le DVD du concert de 1991 : Fushitsusha serait un power trio ardent se basant sur l’agressivité pure, la déstructuration méthodique du rock dans un torrent de noise. C’est à partir de Pathétique (1994) que les compositions commenceraient à varier, de les complexifier davantage. Avec une esthétique plus mâture, les albums suivront en parallèle les recherches guitaristiques de Haino en solo, jusqu’à le faire jouer de la batterie sur Origin’s Hesitation (2001).

Cependant, cette vision est trop étroite. Le caractère changeant de Fushitsusha classe le groupe davantage comme un moyen pour Keiji Haino de tenter une multitude d’expérimentations au large spectre. En fait, il est l’occasion d’un brassage des multiples facettes du performer nippon, s’étalant sur plusieurs heures, entre danse et musique : petites percussions et vielle à roue, chants a capella et guitare électrique… Les limites du rock psychédélique, de l’affirmation d’un héritage nippon sont dépassées et ne laissent vibrer qu’un seul élément, l’artiste lui-même. Serait-il imprudent de comparer Haino à un samouraï cosmique des temps modernes ? L’artiste semble ne remplir aucun rôle tout en étant capable d’endosser n’importe lequel. De fait, imaginons-le un instant comme tel. La Voie du Son serait son but. L’art de la guerre, il en aurait fait sa propre Bible sonore. Ne pourrait-il pas camper un rônin solitaire, sans maître… ni Dieu ? Un fils du nihilisme, un anarchiste musical qui ne tomberait pas dans le spectre de la violence inutile, un multi-instrumentiste désarticulé qui ni paraîtrait pas comme un vulgaire pantin à tout dogme. Keiji Haino, un électron libre… un électron libérateur.

Un concert inédit Fushitsusha / Peter Brötzmann de 1996 à paraître en coffret 3CD

Grande nouvelle ! Fin avril 2014, un live-mastodonte réunissant le noise-rock du groupe culte Fushitsusha et le free jazz allumé de Peter Brötzmann verra le jour chez Utech Records, label américain spécialisé dans les productions underground. Presque vingt ans plus tard, l’occasion nous est donnée de découvrir plus de trois heures de musique atypique, à dévorer sans compter !

Fushitsusha Brötzmann Nothing Changes 2014

Infos directement puisées sur le site web du label Utech Records.

Nothing Changes No One Can Change Anything, I Am Ever-Changing Only You Can Change Yourself
-URCD087-
Enregistré à l’Université Hōsei de Tokyo, le 26 avril 1996

Aucun groupe n’a jamais sonné comme Fushitsusha. Il existe bien entendu des antécédents à leur torrent musical dense et virulent, pareil à un grondement instinctif : on pense d’abord à Blue Cheer, ou au Jimi Hendrix de 1970 – une fois abandonné son art de la mise en scène des précédentes années au profit d’une musique plus intense – mais personne n’a jamais fait autant exploser le rock que le power trio formé par Keiji Haino, Yasushi Ozawa et Jun Kosugi. Vêtus de noir, impassibles et stoïques, le bassiste et le batteur nippons bâtissaient des échafaudages branlants de rythmes qui, quand Haino s’invitait guitare à la main, prenaient l’allure de structures immenses d’où jaillissaient des tornades de bruit pur sur un public médusé, qu’il soit japonais, américain ou européen. Cette musique improvisée n’existait pas sans but, Haino cherchant à démontrer que les chemins empruntés par celui qui cherche à atteindre la pureté ne cessent jamais d’évoluer. Les morceaux pouvaient durer à peine trois minutes, ou durer plus d’une heure et quart. Ils pouvaient se développer autour de riffs précipités proches du punk-rock, ou s’assembler presque imperceptiblement dans une lenteur éthérée, comme un brouillard s’élève du sol. Ils pouvaient être furieux, explosifs, ou terriblement tristes.

Malgré la volonté (voire l’avidité) de Keiji Haino à collaborer avec de nombreux musiciens issus de divers milieux, peu d’interprètes ont réussi à égaler l’énergie fulgurante de Fushitsusha. L’un des seuls à avoir été capable de résister à la force du groupe en plein effort s’avère être le saxophoniste allemand Peter Brötzmann, qui rejoint le trio japonais sur cet unique concert épique de trois heures, enregistré à l’Université Hōsei de Tokyo le 26 avril 1996, et disponible pour la première fois via ce coffret triple-CD. Au fil des années, Brötzmann et Haino ont enregistré plusieurs albums ensemble ; pendant la semaine de ce même concert, ils donnèrent naissance à Evolving Blush and Driving Original Sin, ainsi qu’à Double Agent(s): Live in Japan Volume Two en compagnie du batteur Charles Hayward. Cependant le coffret Nothing Changes No One Can Change Anything, I Am Ever-Changing Only You Can Change Yourself est un document unique dans les discographies respectives de Fushitsusha et de Peter Brötzmann. Jamais le trio n’avait sonné ainsi. Entre le premier et le second disque, de longs passages quasi-rituels de batterie et de basse non-accompagnée cèdent leur place à une psalmodie et à des hurlements gutturaux, tapissant de manière presque pré-linguistique les mélodies du saxophoniste, tandis que Kosugi semble tenter de réduire en morceaux son kit de batterie. Sur le troisième disque, le groupe martèle un riff blues des familles qui n’est pas sans rappeler le concert à Toronto du Plastic Ono Band, et ramasse l’ensemble en authentique festival noise/garage-rock dans les trois dernières minutes de la performance.

Fushitsusha Brötzmann Flyer 1996
Les albums live de Fushitsusha sont nombreux : Live et Live II, les deux coffrets double-CD sortis chez PSF qui ont projeté le groupe au rang de divinités de l’underground ; Gold Blood ; Withdrawe, This Sable Disclosure Ere Devot’d ; The Wound That Was Given Birth To Must Be Greater Than The Wound That Gave Birth ; I Saw It! That Which Before I Could Only Sense, etc. Chacun d’entre eux capture un moment crucial d’une expérience musicale unique qui suit encore son cours. Cela dit, Nothing Changes No One Can Change Anything, I Am Ever-Changing Only You Can Change Yourself est peut-être le témoignage le plus pesant, le plus puissant voire le plus beau de tous. Ce concert est devenu légendaire au sein des cercles d’initiés depuis le début, il y a 18 ans de cela. Le 26 avril prochain, il sera enfin édité pour tous ceux qui n’ont pas pu vivre cette expérience à l’époque.

Noth_Ch_1-3

Pour ce coffret limité à 1000 exemplaires, la pochette illustrée par le peintre Denis Forkas Kostromitin permettra de ranger les disques dans leurs enveloppes en papier noir, qui se glisseront dans des emplacements gravés. Une reproduction du flyer original faisant la promotion du concert sera également incluse, tandis que des textes signés Alan Cummings seront proposés dans un livret à trois volets. L’enregistrement a été masterisé par James Plotkin pour une clarté et une puissance sonore optimales.

Fushitsusha récidive !

La journée d’hier n’a pas été uniquement marquée par la sortie d’un nouveau blockbuster au pays de l’Oncle Sam ; les fans de rock underground tokyoïte ont eux aussi eu droit à un nouvel opus dans la discographie du groupe Fushitsusha. Bon d’accord, la date de sortie officielle, c’est le 18 septembre, et mon introduction est foireuse. Qu’importe. Une nouvelle fois, c’est le mystérieux label Heartfast qui s’est occupé de la sortie de cet album, Mabushii itazura na inori (まぶしい いたずらな祈り). Peu d’informations ont filtré jusqu’ici. Même du côté de PSF ou du site poisonpie, bien connu des fans de Keiji Haino, pas grand chose à se mettre sous la dent. Une chose est sûre : le line-up ne change guère, contrairement à la formation actuelle. Peut-être un indice sur une éventuelle date d’enregistrement, plus tôt dans l’année ? Quant à la pochette, on sait désormais que 2012 sera l’année pendant laquelle Fushitsusha sera passé à la couleur.

La tracklist est visible ici.

Fushitsusha Europe Tour… les dates !

Voici quelques informations sur la prochaine tournée européenne de Fushitsusha, le rock band de Keiji Haino. D’après une source sûre, le groupe devrait partager la scène avec trois guests pour chaque date… ce qui laisse peu de place pour des compositions étirées en longueur. Si l’on peut donc s’attendre à des morceaux plus courts comme sur l’album sorti cette année, il semblerait que le line up diffère complètement, Takahashi Ikuro et Nasuno Mitsuru ne faisant plus partie du combo depuis avril dernier (le second est actuellement en tournée avec Korekyojin).

Les dates
05/10 : Londres (The Round Chapel)
07/10 : Newcastle (Tusk Festival)
09/10 : Dublin (The Village Venue)
11/10 : Bruxelles (Les Ateliers Claus)

Pour le moment, pas de date prévue à Paris. Nous pouvons tout de même croiser les doigts pour un hypothétique concert le samedi 13 octobre. C’est encore possible. Cliquez sur la ville pour accéder à une page de réservation.

Un dernier mot sur Keiji Haino

Avant toute chose, je tiens à remercier les nombreux visiteurs qui ont suivi cette semaine spéciale John Zorn, avec une mention toute particulière pour le blog du Zornographe. Si vous avez trouvé mes articles intéressants, n’hésitez pas à passer de temps à autres sur le blog ! Dans les prochaines semaines, je compte parler de nombreux autres albums édités chez Tzadik, ainsi que de musiques d’improvisation susceptibles de vous intéresser. Bien sûr, d’autres disques de John Zorn seront « décryptés » dans les mois qui viennent.

Un grand merci également à ceux qui se sont intéressés de près au dernier album de Fushitsusha et aux articles concernant Keiji Haino. Les informations ne circulent pas suffisamment en dehors du circuit des initiés, ceux « dans le secret ». Néanmoins, je suis en mesure de vous confirmer une nouvelle : c’est bel et bien un film documentaire sur Keiji Haino qui sortira au Japon le 7 juillet prochain, comme le confirme la page web créée à cet effet et qui vient d’être mise à jour aujourd’hui.

D’après les informations contenues sur cette page, le film est réalisé et monté par un certain Kazuhiro Shirao. Ces premières images semblent indiquer un documentaire basé sur les performances récentes du chamane nippon – bien qu’on puisse être en droit d’attendre des extraits de VHS ou de DVD, voire quelques vidéos d’archives encore inédites. Ce qui est sûr, c’est que le film risque bien d’écrire une légende dorée, Haino ayant tendance à contrôler son image de manière assez stricte. Reste à savoir si à l’instar de La Faute des Fleurs pour Kazuki Tomokawa, ce document sera disponible à la vente et passera la frontière.

Outre une courte biographie de l’artiste et une présentation de l’équipe du film, le reste des informations sur doc-haino.com indique une volonté de dissiper un peu l’aura mystérieuse du leader de Fushitsusha. On notera le flot de commentaires élogieux venu de musiciens de l’underground nippon tels que Kan Mikami, Merzbow ou le groupe Hijokaidan, mais également de danseurs comme Kudo Taketeru et Min Tanaka et bien évidemment du directeur du label PSF. Un trailer est à venir, les plus curieux n’hésiteront pas à suivre la page Twitter mise en place pour faire monter le buzz.

Je tiens également à vous annoncer, de source sûre, que Keiji Haino prévoit d’effectuer une petite tournée en Europe au mois d’octobre prochain avec le nouveau line-up de Fushitsusha. Apparemment, deux ou trois dates seraient à l’ordre du jour, dont une sur le territoire français. Bien qu’elle soit à prendre avec des pincettes, cette nouvelle fait l’effet d’une bombe ! Pour fêter ça, je vous propose de télécharger un bootleg du concert de Keiji Haino au Consortium de Dijon, en date du 14 avril 2012. Vous trouverez le lien dans les commentaires.

Bonne écoute à tous !

[Musique] Fushitsusha – Hikari to Nazukeyo

Artiste : Fushitsusha
Titre de l’album : Hikari to Nazukeyo
Année de sortie : 2012
Label : Heartfast
Genre : Noise rock, psychédélique, expérimental

Plus de dix ans sont passés depuis le dernier album studio du groupe Fushitsusha. Depuis le décès de son bassiste attitré Yasushi Ozawa en 2008, Keiji Haino aura longtemps laissé planer le doute quant au devenir de son projet ; préférant multiplier les collaborations avec d’autres artistes comme Yoshida Tatsuya, il sera à l’origine de projets originaux tels que Seijaku. On aurait pu croire que c’en était définitivement fini de Fushitsusha – c’était sans compter son caractère protéiforme. Le millésime 2012 accueille justement le bassiste Mitsuru Nasuno (Altered States, Korekyojinn, Sanhedolin) ainsi que le fameux Ikuro Takahashi (Kousokuya, LSD March) à la batterie. Avec un tel line-up, Hikari to Nazukeyo est-il à la hauteur des espérances des fans ?

En premier lieu, les amateurs remarqueront la courte durée du disque, seulement 35 minutes – quand on sait que The Wisdom Prepared est constitué d’un unique morceau de plus d’une heure, on est en droit d’espérer la qualité à défaut de quantité. Que les fans se rassurent, Hikari to Nazukeyo a bien sa place dans la discographie de Fushitsusha, même si avant toute chose, on peut le qualifier de « surprenant ». Cette fois-ci l’album repose sur une dualité assez singulière, le coupant en deux parties assez distinctes.

À peine le premier morceau est-il lancé que l’on est saisi par la clarté du son et la mise en avant d’une ligne de basse derrière laquelle on imaginerait très bien Steve Albini aux consoles. Très présent dès les premières secondes, c’est Nasuno qui ravage tout l’espace sonore, bien aidé par une batterie bancale à souhait, jusqu’aux premiers cris de Keiji Haino. Une chose est sûre : du haut de ses soixante printemps, le bonhomme est toujours aussi en forme. Le morceau se base sur la mise en boucle d’un plan déstructuré, processus que l’on retrouve dans « Ore No Wake Mae ». Sur cette piste un peu plus longue, Haino plaque cette fois son jeu de guitare dissonant et son parlé-chanté dans une composition plus « sourde », où il est davantage question de riff que de larsen. Takahashi marque le tempo au charleston avant un final complètement barré du plus bel effet, dans une escalade-dégringolade bruitiste à souhait.

On comprend très vite que cette première partie de l’album propose une relecture du rock 60s à l’esthétique proche du projet Aihiyo, dans une optique complètement différente. La tendance se confirme avec l’exceptionnel « Shire Ru Toiukoto », dans lequel la symbiose du groupe évoque celle de Captain Beefheart & His Magic Band, que ce soit par le jeu de batterie proche de celui de John French, la basse d’un Roy Estrada sous acides, tout autant que la guitare décalée de Haino, flirtant avec les limites d’un noise-blues. Intitulée « Aredakeha », la quatrième piste ne fait qu’enfoncer le clou tout en étant plus proche du Fushitsusha typique, avec cet étirement de solos de guitare à la Hendrix bien mis en avant. En retrait, la section rythmique structure le morceau et le fait parfois résonner comme un titre des Rallizes Dénudés.

C’est avec le cinquième morceau « Chuushin No Ketsui 1 » que l’on passe à du Fushitsusha classique. Lancé par un gros riff drone et lancinant, suivi de larsens et de vrombissements Made in Purple Trap Factory, Haino nous aspire dans son habituel vortex de noise. Back to the 90s : un vrai bonheur… de courte durée. Après « seulement » sept minutes de pure noise, on a l’impression d’être coupé en plein trip psychédélique. Le réveil est pour le moins brutal ! On aurait bien vu ces distorsions traîner en longueur une dizaine de minutes de plus. Même remarque pour le sixième morceau qui développe pourtant une puissante ligne de basse, sourde et pesante, clairement surexposée dans le but de donner une atmosphère plus sordide, moins stridente que sur la précédente. La voix de Haino se met au diapason et se fait plus grave, tandis que la batterie se contente de marquer des grandes pêches sur ce violent mur de son.

L’ultime morceau de Hikari to Nazukeyo résume parfaitement la dualité de ce disque hors normes. La basse déboule dans le morceau de manière agressive et rappelle les grands moments de Visqueen du groupe américain Unsane. Les grincements de guitare sont calqués par-dessus, Haino martyrisant sa guitare pour nous offrir son « sacre du tympan ». Dans cette tornade de noise, il en profite pour placer quelques sursauts au doux parfum 70s, comme s’il se rappelait de ses vinyles de Blue Cheer. « Chuushin No Ketsui 2 » se referme comme il a commencé, basse et batterie vrillant une dernière fois nos petites oreilles de fans.

En résumé : Hikari to Nazukeyo offre un grand plaisir de courte durée. Ceux qui préfèrent les longues cavalcades électriques de Keiji Haino pourraient bien être déçus. Pour les autres, ce serait dommage de passer à côté de ce nouvel album, ne serait-ce que pour le troisième morceau, dans la lignée d’un U.S. Maple tokyoïte.

Si vous avez les moyens de vous l’offrir, merci de soutenir le travail des artistes en passant par le mail order de Volcanic Tongue, Improvised Music from Japan ou PSF Modern Music. Bien que je vous le propose en libre téléchargement dans les commentaires, merci de bien vouloir effacer l’album une fois « essayé ».

English review

More than ten years after the latest Fushitsusha studio album, here comes Hikari to Nazukeyo, which stands as quite unique a release even in the band’s discography. Indeed, featuring Mitsuru Nasuno (Altered States, Korekyojinn, Sanhedolin) on bass guitar and Ikuro Takahashi (Kousokuya, LSD March) on drums, there are two sides to this album. From tracks 1 to 4, there is a strong 60s-70s rock flavor to it, remembering Jimi Hendrix guitar work as much as Captain Beefheart’s Magic Band symbiosis. The last three tracks can be referred to as “classic” Fushitsusha, although they are a bit on the short side. Anyway fans will dig it and eat their heart (fast) out with this excellent noise-psychedelia delight, showing (if ever needed) that time doesn’t seem to hold grasp on Keiji Haino – save the color of his hair.

Please buy Hikari to Nazukeyo if you can afford it, Volcanic Tongue probably being your best option. You will find a download link in comments, but please remember to erase the files once you’ve tried this fantastic album.

Happy Birthday, Keiji Haino

Deux grandes nouvelles aujourd’hui pour les fans de Keiji Haino, qui doivent se compter au moins par dizaines en France. Sachez que Haino-sensei fête aujourd’hui même ses 60 ans avec un concert spécial dans la fameuse salle du ShowBoat de Tokyo. Celui qui cultivait un certain goût pour la « couleur » noir comme code vestimentaire n’a malheureusement pas pu empêcher ses cheveux de prendre un teint grisâtre au fil des années. Il semblerait même que pour l’occasion, il se montre avec un nouvel accessoire : une canne. Tut-tut-tut, ça ne prend pas. Même si ces dernières années, il troque volontiers sa guitare contre l’expérimentation vocale, on le sent capable de nous dézinguer les oreilles à grands coups de noise brutale pendant encore quelques années de plus. D’après le site officiel, un documentaire (ou un enregistrement de concert) et un livre seraient même en préparation pour fêter dignement l’évènement – l’occasion pour beaucoup d’en apprendre plus sur ce performer de talent. Tout cela devrait sortir au second semestre 2012, à partir du mois de juillet.

お誕生日おめでとうございます !!

Est-ce pour cela également qu’une semaine avant de souffler la soixantaine de bougies, soit sorti un nouvel album de Fushitsusha, intitulé Hikari To Nazukeyou ? Un retour du power trio dont j’ai parlé la semaine dernière : curieuse coïncidence… C’est en soi une grande nouvelle, pour deux raisons. D’abord parce que le dernier opus date de presque dix ans, et signait ‘seulement’ la sortie d’un enregistrement live de 1978. Ensuite, parce qu’il s’agit du premier album studio suite au décès du bassiste emblématique du groupe, le regretté Yasushi Ozawa, le 7 février 2008. Pour le moment il n’existe que très peu d’informations sur l’album : 7 pistes pour un total de 35 minutes, servies par un label obscur (Heartfast) dans un beau digipack avec OBI made in Taiwan, dont voici le visuel.

Une pochette de couleur, du jamais vu depuis Purple Trap. Je dois admettre qu’en tant que grand fan de l’artiste – et de Fushitsusha en particulier, je suis très emballé par cette nouvelle. Après tant de temps, je ne pensais pas voir la discographie du groupe évoluer. J’espère que le résultat sera à la hauteur.

To my potential international readers: Haino Keiji will be celebrating tonight at Tokyo Showboat his 60th birthday. A documentary or a live recording is scheduled to be released on July, and even a book about him later on. You might also want to know there is a new Fushitsusha album which popped out of the blue, Hikari To Nazukeyou: 35 minutes of noise psychedelia over 7 tracks, released on April, 27th by an obscure Japanese label. It comes in a beautiful, colored (!) digipack edition with OBI strip.

[Musique] Fushitsusha – « Purple Trap »

Artiste : Fushitsusha
Titre de l’album : « Purple Trap »
Année de sortie : 1995
Label : Blast First
Genre : Noise Rock, Experimental Rock

En matière de psychédélisme, la musique japonaise représente certainement l’une des mannes les plus profondes et les plus riches qui soient. Encore faut-il savoir de quel genre de psychédélisme l’on parle dans ce cas précis. À mon sens, on peut en détacher deux courants majeurs. D’abord, les groupes de rock/folk psychédélique sauce américaine qui, sans être péjoratif, jouent « à l’occidentale » : on consomme de la drogue d’abord, puis on profite de son trip. De l’autre côté, la noise psychedelia japonaise la plus intransigeante, où la musique elle-même vous fait entrer en transe. Une ramification dans laquelle se classent Les Rallizes Dénudés ou Boredoms, en passant par l’inévitable super-groupe de l’icône japonaise Keiji Haino, le fameux projet Fushitsusha.

Comment définir les exploits guitaristiques de Fushitsusha ? On pourrait dire qu’ils ouvrent un trou noir abyssal dans lequel vous vous retrouvez aspiré dès les premiers instants pour un voyage sans retour. Un pèlerinage cosmique à défier les lois de la physique spatiale, dans un colossal vortex d’improvisations bruyantes et distordues. En route vers l’infini,  cette musique prend une trajectoire de comète,  laissant dernière elle une traînée de poussière d’étoiles. Dans un souffle continu, des riffs ravageurs et des attaques soniques implosent dans un rush de pure adrénaline. Matière et antimatière entrent en collision pour mieux s’anéantir dans un néant propre à la musique bruitiste. En mettant volontairement de côté les deux légendaires double-albums live sortis chez PSF Records, The Wound That Was Given Birth to Must Be Bigger Than The Wound That Gave Birth (plus connu sous le nom de ‘Purple Trap’) se révèle être un autre essentiel de la discographie du groupe.

‘Purple Trap’ entre dangereusement dans la catégorie du délire psychédélique brut de décoffrage, un concert parmi les plus décadents à ce jour. Ce soir-là au Disobey Club de Londres, les quelques curieux entassés vers la scène ont dû subir une déflagration inoubliable, subissant les enceintes de plein fouet. D’après les rares témoins de cette holocauste sonore, la foule en est restée figée, bouche bée d’incrédulité. Cette performance démentielle a été enregistrée pour Blast First Records, pour le plus grand plaisir des geeks européens qui n’auraient pas eu les tympans suffisamment percés devant ce violent mur de son. Une puissante déflagration que vous êtes maintenant en mesure de déclencher via la chaîne stéréo. Attention, rien n’indique que vos enceintes survivront à ce chaos libérateur, pour peu que vous poussiez un peu le volume. Ma foi, c’est un risque à prendre.

Cet évènement est aussi l’un des albums les plus difficiles à se procurer – limité à 600 exemplaires si ma mémoire est bonne. Cette musique rare mérite d’être entendue, vous trouverez donc un lien pour télécharger ce mastodonte violet dans les commentaires.

Download link in comments.